domingo, 17 de janeiro de 2021

Madona e o Menino Jesus (The Madonna and Child) - Baccio della Porta, Called Fra Bartolommeo


 


Madona e o Menino Jesus (The Madonna and Child) - Baccio della Porta, Called Fra Bartolommeo 
Coleção privada
Óleo sobre painel - 64 cm


The artist known to posterity as Fra Bartolommeo was born and baptized in Florence on 28 March 1472. His father, a muleteer and carter, moved the family to a house outside the Porta San Pier Gattolini just a few years later, and the young boy soon became known as 'Baccio' (an informal and affectionate Tuscan diminutive for Bartolommeo) 'della Porta'. He went by this name until 1500 when he entered the convent of San Domenico di Prato and took the vows of the Dominican Order, after which he was called 'Fra Bartolommeo' in reference to his status as a member of the Dominican brotherhood.
Baccio probably began his apprenticeship in the workshop of the Florentine artist Cosimo Rosselli soon after 1482, when Rosselli returned to Florence after working in Rome on the Sistine Chapel; by 1485, Baccio was a well-established member of the workshop. He developed a close friendship with the painter Mariotto Albertinelli, and after leaving Rosselli's studio around 1491 established a joint workshop with Albertinelli, probably around 1493. In the years that followed, the two drifted apart for a time - while Albertinelli entered the service of the Medici, Baccio became an ardent follower of Savonarola, the fiery Dominican preacher who gained prominence for his blistering sermons condemning the moral decay of the Church. In 1494, as support for Savonarola grew, the Medici fled Florence and Albertinelli, recognizing the force of the political tide, renewed his old friendship with Baccio, collaborating extensively with him thereafter.
In 1497, Savonarola orchestrated the now-infamous Bonfires of the Vanities, the largest of which took place on 7 February. Baccio, along with other well-known artists, participated in this public event - going so far as to throw his own works onto the fire. Given his intense religious fervor, Baccio must have experienced emotional turmoil when the tide subsequently turned against Savonarola in 1498, and the controversial preacher was excommunicated, tortured, and finally burned at the stake. This event may have been the catalyst for Baccio's decision to become a formal member of the Dominican Order, whose vows he took in 1500. So strong was his commitment to Savonarola's teachings that he even gave up painting at this time, not to resume until 1504, and thereafter only selectively.
Brought to light in 1992 by Chris Fischer, the present tondo-shaped picture represents an important addition to the artist's oeuvre. Noting its exceptionally fine state of preservation, Fischer dates the panel to the mid-1490s, comparing the morphology of the figures, the handling of the drapery, the "highly luminous quality" of the paint, the "strong glistering impasto", and the atmospheric landscape to early works by Baccio. He notes in particular the similarities to the Annunciation in the Volterra cathedral, the artist's earliest dated work, and also compares the rocks in the present picture to those in three early drawings - two in the Louvre (inv. R.F. 5565 and inv. R.F. 5567) and another that sold at Sotheby's in London on 20 November 1957. Fischer further observes that the waterfall in the present painting reappears in Baccio's Saint Jerome in the Wilderness, another picture datable to the 1490s (C. Fischer, op. cit., p. 12). Autograph works from Fra Bartolommeo's early period are rare. According to Vasari, images of the Madonna and Child made up the bulk of Baccio's livelihood at this time, so our picture constitutes an important piece of evidence from a period in the artist's life about which we know comparatively little.
In this context, the iconography of the tondo is especially interesting. The motif of the child climbing up to receive a kiss from his mother originates in a Byzantine Madonna-type called the Glykophilousa, of which there was an example in Santa Maria al Marocco, Tavernelle (now lost) which became the prototype for numerous works by artists in the circles of Jacopo della Quercia, Nanni di Bartolo, Lorenzo Ghiberti, and others (C. Fischer, op. cit., p. 12). Here, the imagery is conceived in especially tender terms - the child grasps his mother's veil eagerly, scrambling upwards to be caressed, his right arm curled against her breast and his little toes spread apart, emphasizing the energy of his activity. His mother, leaning towards the child and cradling his head in her hand, uses her gauzy veil to cover the back of his head and pull him closer. She supports his body protectively with her other hand, and her barely-separated lips emphasize the kiss she is about to bestow.
Such maternal tenderness is captured in the contemporary reliefs of Desiderio da Settignano and, especially, Donatello, whose influence on Baccio's work is apparent here. As Christa Gardner von Teuffel notes, "[t]he debt to Donatello is manifest, but here is given a Michelangelesque concentration" (loc. cit.). The shallow carved reliefs of Desiderio and Donatello often showed figures in profile, a motif adopted by Fra Bartolommeo as well as other High Renaissance artists like Michelangelo and Raphael in order to give steadiness and simplicity to the composition. This effect is underscored by the lack of iconographical details such as the goldfinch and the scroll, so often present in contemporary Tuscan depictions of the Madonna and Child. Furthermore, Savonarola preached that holy images "should be of the utmost simplicity" and should inspire devotion and meditation in their viewers (C. Fischer, op. cit., p. 18). The choice to render the figures in profile here thus not only steadies and simplifies the composition but also elevates the Madonna and Child to a sacred realm.
The decision to place a parapet behind the figural group instead of in front (as was the case in most devotional images of the period), serves to push the Madonna and Child to the front of the picture plane, so that they immediately confront the worshipper. At the same time, this arrangement sets the figures apart in an elevated realm of their own, isolated from the natural landscape behind, whose atmospheric detail and spatial qualities are so beautifully rendered. In such a position the figures occupy a sacred space that can be revered, but not accessed, by ordinary human beings. Savonarola had attacked contemporary artists for depicting the Madonna uncovered "come meretrice", and in this image the artist has added the ephemeral, gauzy veil to emphasize her purity and holiness (C. Fischer, op. cit., p. 19).
This message is further underscored by the circular form of the tondo itself. In its allusion to the halo, the traditional Christian symbol of holiness, the circle represents sanctity, power, and salvation. Such connotations have even deeper roots in the ancient world. The Greeks idealized the circle as the most perfect geometrical form, regarding it as a symbol of divinity and eternity. In ancient Rome, round portraits on shields and coins symbolized the apotheosis, or ascent to heaven, of the sitter. In Renaissance Italy, the circular format came to be associated with the cycle of birth, death, and resurrection at the center of the Christian faith. Painted tondi were mainly produced in Florence, where they emerged in the early 15th century and remained popular until around 1520, when the advent of Mannerism brought about a shift in artistic tastes. The format probably originated with deschi da parto, or birth trays, which were given as gifts to mothers after the birth of a child. Painted tondi were made in especially large numbers in the workshop of Sandro Botticelli, which surely in part reflects Botticelli's adherence to Savonarola's teachings. The holy connotations of the circumscribed Madonna and Child would have been especially important to an artist working in this context: as Roberta Olson has aptly noted, "[t]ondi, intended for the private or semi-public sphere and having a spiritual content that descends from the traditional icon, may have avoided Savonarola's charges about the lack of spirituality in art" (R. Olson, The Florentine Tondo, New York, 2000, p. 227).
Essential to the present tondo is its frame, which Dr. Monika Cämmerer has determined to be original to the picture (C. Fischer, op. cit., p. 19, n. 48). In and of itself, this is a remarkable survival, but it also sheds further light on the intended message of the work. The frame's unusually large width seems to have been calculated in proportion to the painting, helping to lock the image in space and focus the viewer's experience. Its design - which Franco Sabatelli has also related to that of the framing element of Donatello's bronze Chellini Madonna (now in the Victoria & Albert Museum, London, inv. A.1-1976; F. Sabatelli, loc. cit.) - has parallels in contemporary architecture, such as the work of Benedetto da Maiano, who recommended Baccio to Cosimo Rosselli, and whose door of the Sala dell'Udienza, executed with his brother Giuliano between 1476 and 1480, epitomizes this simplified architectural ideal. The work of Il Cronaca, a favorite of Savonarola, could also have been an influence - indeed Il Cronaca surely met Baccio in 1497 when he too burned his own work at the preacher's destructive bonfires. As Fischer notes, together the "design of the painting and its frame seem to reflect the prevailing ideas of Fra Bartolommeo's spiritual model" (op. cit., p. 19). Von Teuffel has also observed that, in its original frame, the "artist's concept" is "complete," and "provides an instructive contrast to the fragmentation of so many [of his] altarpieces" (loc. cit.)
Later in the 1490s, Baccio came under the influence of Leonardo da Vinci, who had worked in Florence before his departure for Milan in 1482. The present tondo presages Baccio's later work, which came to incorporate a deep understanding of Leonardo's techniques for creating tonal unity and for modeling figures with exceptionally subtle gradations of light and shadow. This ability eventually made him the most important exponent of the Leonardesque idiom in Florence. After a later trip to Venice, Fra Bartolommeo (as he was then known) combined this sensibility with the bright and shimmering coloristic effects embraced by the artists from that city, and became a profound influence on Andrea del Sarto, Beccafumi, and Rosso Fiorentino, to name a few.
The early provenance of the tondo has yet to be established. Von Teuffel, calling the work "a compelling devotional image for a secular setting," has suggested that it might have been "executed for the open market" (loc. cit.). A 19th- or 20th- century lacquer seal recently identified on the back of the panel (fig. 4) included a crest that has been associated with the Florentine Vettori family, whose 15th-century members all played important roles in the Florentine political scene of the 1490s. It is not impossible that the tondo was commissioned for them (C. Fischer, op. cit., p. 12).
Nota do blog: Vendido em leilão na Christie's por USD 12,962,500.

Madona Adorando o Menino Jesus com o Infante São João Batista e um Anjo (Madonna Adoring the Child with the Infant Saint John the Baptist and an Angel) - Lorenzo di Credi





 

Madona Adorando o Menino Jesus com o Infante São João Batista e um Anjo (Madonna Adoring the Child with the Infant Saint John the Baptist and an Angel) - Lorenzo di Credi
Metropolitan Museum of Arts, Nova York, Estados Unidos
Têmpera sobre painel - 91 cm - Circa 1490

An angel introduces the infant John the Baptist—a patron saint of Florence—to his newborn cousin, Jesus, who is adored by his mother. The soft, diffused light—inspired by the work of the Netherlandish painter Hans Memling—creates a mood of “gentle pietistic reverie” (the critic Roger Fry, writing in 1909).
Several workshop replicas of this important picture (unfortunately abraded by a past harsh cleaning) survive, as well as a related composition by Fra Bartolomeo, who spent time in Credi’s workshop. The frame is a copy of an original. Circular paintings (tondi) were often displayed in bedrooms.

Adoração do Menino Jesus (Adoration of the Christ Child) - Lorenzo di Credi e Ateliê




Adoração do Menino Jesus (Adoration of the Christ Child) - Lorenzo di Credi e Ateliê
Coleção privada
Têmpera sobre painel - 89 cm 

This Adoration of the Christ Child, datable to 1510-1520, belongs to a group of works painted by Lorenzo di Credi during his maturity with the assistance of his workshop. A prolific painter and draftsman, Lorenzo led one of the most successful workshops of the Cinquecento, having inherited the thriving shop of his teacher Andrea del Verrocchio in 1488. Devotional works like this panel were met with great success among Lorenzo di Credi's clientele, and as such, many examples have come down to us today. While some were painted entirely by the artist alone, even more numerous in the first decades of the sixteenth century were those completed with the assistance of his workshop. These collaborative productions remained faithful to Lorenzo's distinct style, and his intervention and guidance are palpable. Such is the case in the present example, where his involvement is clear in the pictorial quality, the overall composition, and the selection of rich and vibrant colors.
The composition of this tondo is simple and balanced: the Virgin occupies most of the right half, while Saint Joseph appears on the left. They both kneel in prayer looking down upon the Christ Child, lain on a cloth and cushioned by straw. The Virgin’s figure, with her brightly colored robe, stands out against the neutral tones of a fragmentary architectural device behind her, which delineates the foreground from the background. In the distance on the right, a roof offers shelter to the donkey and the ox, while on the left, a larger space extends towards a landscape that belongs to Credi's distinct repertoire: meadows and grassy bumps that are reflected in an expanse of water, as well as a fortified village characterized by a robust wall, towers, and a bridge.
Lorenzo di Credi and his workshop often employed cartoons for the placement of individual figures in their devotional output. Though many of these works share strong visual affinities, there are rarely identical solutions, for adaptations were almost always made to poses, settings, and landscapes. The figures in the present tondo can be compared to those found in two other tondi by Lorenzo, one in the Metropolitan Museum of Art in New York and the other in the Uffizi Gallery in Florence, both of which replace Saint Joseph at left with a young angel. The overall composition of the present tondo, however, comes closest that found in a square panel of the same subject in the Pinacoteca di Castiglion Fiorentino in Arezzo. The most significant differences between the two panels are the architectural conceits; in the Arezzo version they are more realistic and in the present they are more abstract. Furthermore, the Arezzo Adoration is more soberly rendered, lacking the brilliantly colored details so characteristic of Lorenzo’s works from the early sixteenth century.
As mentioned above, Lorenzo di Credi’s involvement in the present panel is visible in the details, in the choice of pigments, and in the delicate changes made to the drapery and landscape, as revealed through infrared photography. The browns of Saint Joseph’s robe contrast with the lively tones of the Virgin’s mantle and tunic, an illustration of Giorgio Vasari’s praise of Lorenzo being particularly attentive to the mixture and drafting of colors. In fact, the assignment of a more sober robe to St. Joseph, with his black tunic and a brown cloak reminiscent of the Franciscan habit, is not accidental. It emphasizes his greater age than that of the Virgin, who is little more than a child herself. She is given a stronger emphasis within the composition, a result of a combination of well-differentiated colors, from the dense red of her tunic to the blue of her cloak lined in yellow. Only in the succession of the planes that define the landscape is a certain rigidity visible.


 

Ford Maverick Super 1977, Brasil

 


































Ford Maverick Super 1977, Brasil
Fotografia

Nota do blog: Cor "Areia Casablanca". Um primor de veículo.

Avião Espião Lockheed U-2, Estados Unidos


 

Avião Espião Lockheed U-2, Estados Unidos
Fotografia

Satélites e drones tinham como objetivo substitui-lo, mas o Lockheed U-2 ainda é imbatível em suas funções, voando em áreas em que nenhuma outra aeronave é capaz de operar.
Com uma envergadura quase duas vezes maior do que seu comprimento, o avião espião Lockheed U-2 é uma das aeronaves mais distintas da Força Aérea dos Estados Unidos —e também mais difícil de pilotar.
A fuselagem fina de 19 metros de comprimento, as asas de planador e o motor potente são projetados para lançar o avião a uma altura de mais de 70 mil pés (21 km) ? e, essencialmente, mantê-lo lá.
Apelidado de "Dragon Lady", o U-2 opera em tal altitude e com uma margem tão pequena entre sua velocidade máxima e sua velocidade de estol, que os pilotos chamam sua altitude de cruzeiro de "canto do caixão". E nessas condições realizam missões que duram horas seguidas.
O design esguio da aeronave às vezes é difícil de observar. Frequentemente, ela está coberta de cápsulas, antenas pontiagudas, protuberâncias misteriosas e cones frontais (ou de nariz) que escondem os sensores, radares, câmeras e equipamentos de comunicação de que necessita para completar suas missões.
Esses diferentes sensores podem ser conectados ao avião quase como se estivessem montando uma maquete. Há uma lenda urbana que diz que uma dessas protuberâncias ou cápsulas contém um dispositivo de camuflagem —um sinal eletrônico que torna o U-2 invisível ao radar.
A 70 mil pés ou mais, o "Dragon Lady" ainda tem a estratosfera em grande parte só para si, assim como em seu primeiro voo há 65 anos.
A essa altitude, o piloto é mais um astronauta do que aviador. Na cabine pressurizada e semelhante a um casulo do U-2, o piloto respira 100% de oxigênio —usando um traje pressurizado volumoso e um enorme capacete esférico. Alguns elementos deste uniforme podem ser encontrados em trajes espaciais em uso hoje.
No ar tão rarefeito, as margens entre viver e morrer são estreitas. Na verdade, o piloto enfrenta o perigo constante da hipóxia (falta de oxigênio) e da síndrome de descompressão induzida pela altitude.
Como qualquer avião, o U-2 tem que voar rápido o suficiente para que não estole (perca sustentação), e não tão rápido que se desmantele —o desafio para o piloto do U-2 é que a 70 mil pés, pode haver apenas algumas milhas por hora de diferença entre as duas velocidades. Uma esbarrada acidental nos controles da aeronave pode significar um desastre.
Próximo ao solo, os controles mecânicos do avião, fáceis de manipular em grandes altitudes, exigem força muscular.
O design leve do U-2 torna o avião suscetível a flutuar sobre as pistas, arremeter se o pouso for muito difícil e bastante sensível a ventos cruzados.
O trem de pouso no estilo bicicleta, que reduz o peso, torna difícil —e trabalhoso— manter o avião em linha reta e com as asas niveladas à medida que diminui a velocidade.
A visibilidade da cabine é tão limitada que, ao pousar, o piloto precisa confiar nas instruções de outro piloto de U-2 que dirige um carro pela pista acompanhando o avião que está pousando. Esses carros de apoio atingem velocidades próximas a 224 km/h.
"O U-2 realmente atrai o tipo de piloto que quer dizer: 'Eu piloto o avião mais difícil no inventário'", afirma Greg Birdsall, subgerente do programa U-2 da Lockheed Martin.
"Eles pegam um candidato a piloto e o colocam em uma aeronave de treinamento com um piloto instrutor experiente no banco de trás para ver como ele reage às características peculiares de manuseio do avião."
Apenas cerca de 10% a 15% dos pilotos que se inscrevem para participar do programa são aceitos.
Na era da automação e dos algoritmos, é de se imaginar que esses aviões espiões e seus pilotos com "as qualidades certas" são uma relíquia da Guerra Fria —mas não é verdade.
Nos 31 anos desde a queda do Muro de Berlim, o U-2 interceptou vozes e textos, obteve sinais eletrônicos, tirou fotos e usou uma forma especial de radar para capturar imagens digitais.
O U-2 também ganhou novas funções, como a de transmitir dados. Sua capacidade de voar alto no céu significava que ele estava na posição perfeita para passar informações do campo de batalha para o quartel-general.
Nesse processo, ele superou aviões concorrentes e desbancou os satélites de vigilância que deveriam torná-lo obsoleto.
Agora, os 31 aviões U-2 operacionais da frota da Força Aérea americana estão prestes a passar por uma atualização de US$ 50 milhões e ganhar uma nova missão que pode levá-los a voar por mais 30 anos.
"Não vamos desaparecer como programa e estamos investindo pesado para levar o U-2 para o novo ambiente de sua missão", declarou Irene Helley, diretora do programa U-2 da Lockheed Martin.
"Nesta nova era, não há uma data de expiração planejada."
Embora não seja uma relíquia, o U-2 é certamente sinônimo da Guerra Fria.
Na década de 1950, o governo do presidente Dwight D Eisenhower foi surpreendido várias vezes com o avanço nuclear da então União Soviética. Isso aconteceu devido à sua lacuna de inteligência.
A União Soviética era uma sociedade fechada, difícil para a CIA, agência de inteligência americana, penetrar. A falta de espiões nos lugares certos significava que o presidente precisava de um avião espião de grande altitude para dizer a ele o que exatamente a União Soviética estava tramando. E ele precisava disso rapidamente.
Como o gênio da engenharia Kelly Johnson e sua equipe trabalhando no departamento secreto "Skunk Works", como era conhecido o programa de desenvolvimento avançado da Lockheed Martin, a empresa americana contava justamente com o time de profissionais capaz de criar a aeronave.
O mito do "Skunk Works" nasceu quando Johnson e seus engenheiros projetaram e construíram a fuselagem do primeiro jato da Força Aérea americana em apenas 143 dias, em 1943. No fim de 1954, eles começaram a trabalhar neste misterioso avião espião.
O avião teria que manter o voo acima de 70 mil pés, ter um alcance de 4,8 mil km e ser capaz de transportar 212 kg de equipamento.
O U-2 voou pela primeira vez apenas oito meses depois, em 1º de agosto de 1955, em um local remoto em Nevada, hoje conhecido como Área 51. Estava claro que Johnson e sua equipe haviam criado algo especial.
"O U-2 marca o início de uma mudança rumo à inteligência técnica, que está resolvendo esses problemas de inteligência não por meio de espiões no estilo John le Carré em solo, mas por meio de tecnologia avançada", afirma Peter J Westwick, diretor do Projeto de História Aeroespacial do Instituto Huntington-USC sobre a Califórnia e o Oeste americano.
"O U-2 é realmente o primeiro grande salto tecnológico para a inteligência técnica", acrescenta Westwick, que também é autor de Stealth: The Secret Contest to Invent Invisible Aircraft.
A história do U-2 poderia ter sido muito diferente. Em 1966, seu futuro parecia sombrio —apenas 15 dos 55 U-2 originais construídos ainda estavam em operação. Mas, crucialmente, foi decidido reiniciar sua produção na década de 1980, um negócio complicado quando muitos dos engenheiros originais haviam se aposentado.
Os aviões que saíram dessas linhas de produção reformados certamente pareciam semelhantes ao original, mas eram quase 40% maiores e tinham um novo design modular para transportar mais equipamentos —e mais peso— e trocá-los mais facilmente para diferentes tipos de missões.
Os U-2 em operação hoje podem carregar quase três vezes mais peso, voar o dobro da distância e permanecer no ar três vezes mais tempo que a aeronave original.
Na década de 1990, eles foram substancialmente atualizados novamente; e esse processo de modernização continua até hoje.
Ao longo do tempo, surgiram pelo menos cinco substituições possíveis para o U-2. A primeira, na década de 1970, foi a primeira geração de veículos aéreos não tripulados.
Um dos mais recentes é o RQ-4 Global Hawk da Northrop Grumman, com forma de baleia, uma aeronave de vigilância de grande altitude pilotada remotamente. Quando apareceu pela primeira vez em 1998, o U-2 tinha mais de 40 anos. Para pagar pela atualização do U-2, 24 Global Hawks terão que ser descartados.
Com o Global Hawk deixado de lado, a evolução do U-2 poderá dar o próximo passo.
As mudanças no avião incluirão uma aviônica melhor, uma cabine com tela touchscreen (que você pode usar com um traje pressurizado) e um novo computador de missão que permitirá que o avião execute o novo Open Mission System (OMS).
O OMS permitirá que aeronaves como o U-2 se comuniquem facilmente com os sistemas de computador de tanques, navios, aeronaves, satélites e até mesmo armas cibernéticas.
Até agora, a experiência do U-2 tem sido proveitosa.
"Ele tem um desempenho comprovado em alta altitude", diz Helley.
"Há também o reconhecimento de que suas fuselagens ainda são basicamente adolescentes. Restam a elas cerca de 80% de sua vida útil de design."
Além disso, as plataformas tripuladas também são muito melhores para lidar com surpresas do que os computadores.
"Se você olhar para os recursos de vigilância espacial e de alguns dos outros tipos, eles dependem em grande medida de planejamento prévio para fornecer as informações necessárias. Em contrapartida, o U-2 está sempre disponível e pode estar pronto a qualquer momento."
"O que sempre me perguntam é: Por que os satélites não podem fazer o que o U-2 faz?", diz Chris Pocock, ex-jornalista de aviação e autor de livros sobre o U-2.
"Bem, eles têm recursos fantásticos agora, mas uma trajetória orbital previsível. Isso significa que os satélites espiões da órbita baixa da Terra não ficam em nenhuma área por muito tempo, enquanto o U-2 pode permanecer por um longo tempo em um local específico."
Os satélites também estão cada vez mais vulneráveis a medidas de defesa, como lasers que podem cegar satélites espiões, interferências ou até mesmo mísseis que podem danificar ou destruir um satélite vital.
O U-2 contribuiu como precursor no uso de enlace de dados (data link) para transmitir inteligência para estações terrestres que podem estar a milhares de quilômetros de distância, enviando o sinal primeiro para um satélite acima dele.
Agora esse papel se tornará ainda mais importante diante da ambição da Força Aérea americana de que todos os seus computadores, independentemente da empresa que os fabrica, sejam capazes de se comunicar entre si. Novos sensores ou câmeras devem ser adicionados e removidos da aeronave de forma mais rápida e barata do que nunca, à frente de seus concorrentes.
O U-2 tem um problema: não é particularmente invisível. E isso significa que não pode voar sobre o espaço aéreo de outros países sem seu conhecimento. Um avião U-2 foi recentemente detectado por militares chineses sobrevoando seus exercícios militares no Mar da China Meridional.
Agora parece que a empresa de defesa americana Northrop Grumman construiu uma pequena frota de drones ultrassecretos que se parecem com seu bombardeiro B-2 para fazer exatamente isso. Alguns acreditam que eles podem substituir o U-2.
Esses drones de reconhecimento de grande altitude e longa duração, que ainda são mantidos em sigilo, popularmente chamados de RQ-180, devem ter dispositivos de camuflagem, já que apenas uma "possível" foto estranha apareceu até agora, um feito surpreendente na era digital.
Embora o dispositivo de camuflagem seja uma peça fictícia de tecnologia que permite que aviões ou espaçonaves se tornem invisíveis, o drone ultrassecreto é conhecido por sua cor clara incomum que o tornaria difícil de localizar. Isso rendeu a ele o apelido de "Grande Morcego Branco", ou de forma mais rebuscada, "Shikaka", o morcego branco sagrado do filme Ace Ventura 2.
"Tudo o que eu disser deve ser considerado provisório", diz Pocock.
"Deve ser muito discreto se vai entrar em território não-autorizado e fazer o que o U-2 faz em território amigo, mas não acho que vai substituir o U-2 porque aparentemente é incrivelmente caro. Não estão fabricando muitos [apenas sete] e pode não haver muitas ocasiões em que eles consigam obter permissão para voar."
Os microssatélites representam uma ameaça maior para o futuro do U-2. Pesando entre 10kg a 100 kg, eles são pequenos o suficiente para serem lançados de aviões espaciais como o Boeing X-37.
"Esses microssatélites podem ser lançados em quantidades tão grandes, a partir de um único lançamento de foguete, que começam a superar as vulnerabilidades dos satélites espiões em órbita baixa da Terra", afirma Pocock.
"Se você tem 10 ou mais satélites girando ao redor da Terra em cadeia, então você está revisitando o mesmo lugar na Terra em horas, e não dias", explica.
No entanto, Helley está confiante de que o U-2 vai escapar das ameaças de futuros concorrentes tão bem quanto fez com as anteriores.
"O que mais funciona no ambiente em que o U-2 opera?", questiona ela.
"Vemos o U-2 como uma Estrela do Norte em uma constelação muito grande de compilação e disseminação de informações em tempo real."
"É um ambiente muito, muito difícil de operar", acrescenta Birdsall.
"Tentar desenvolver algo para ocupar o seu lugar, ou mesmo complementá-lo naquela altitude, não seria rápido, não seria fácil e seria muito caro. Quando você já tem a capacidade que temos, por que fazer isso?"
Nota do blog: Data e autoria da imagem não obtidas.

Autocuidado / Conheça Tudo que Envolve os Bons Hábitos e a Sua Saúde - Artigo

 



Autocuidado / Conheça Tudo que Envolve os Bons Hábitos e a Sua Saúde - Artigo
Artigo


Quando pensamos em autocuidado, a primeira imagem que nos vem a cabeça, principalmente nós da nutrição, é de uma pessoa praticando bons hábitos alimentares, realizando uma rotina de exercícios satisfatória.
Mas quando mergulhamos no comportamento do ser humano e damos mais atenção ao que está por trás dessas escolhas, do comer bem e da rotina de exercícios, vemos que outros tipos de autocuidado são tão ou mais importantes, e que sem a devida atenção a esses outros fatores, nenhuma dieta ou inclusão de bons hábitos será positiva ou sustentável.
Para auxiliar no entendimento, incluí uma pequena lista de itens a serem repensados e de como acrescentá-los à rotina, para que o autocuidado seja amplo, atinja outros setores de nossas vidas e que eles, em um somatório diário, nos façam engrandecer a aliança entre o emocional e a relação com a comida.
Cuidado social:
Estabelecer limites no convívio com pessoas que podem se tornar tóxicas ou com pessoas que somam sentimentos negativos é um grande início para se libertar de quem atrapalha nossas metas e objetivos.
Reforçar a autoconfiança e ter uma rede de apoio, por exemplo, com pessoas que nos fortalecem e tem o poder de aumentar nosso astral, aquele tipo de pessoa gostosa de se ter por perto, é um grande impulso na nossa energia para correr atrás dos nossos objetivos diariamente.
Cuidado pessoal:
Reforçar hobbies, como um esporte ou passeio, baralho, xadrez, qualquer coisa que você ama fazer. Esse reforço é uma dose de sentimentos bons para seu cérebro e seu emocional.
Prestar atenção em si mesmo, se conhecer e saber seus limites acima de tudo. Quando prestamos atenção no que nosso corpo dá de mensagem, é mais fácil diagnosticar o que precisamos e quando precisamos, seja tratamento clinico seja uma pausa para meditar.
Cuidado emocional:
Praticar o perdão, a autocompaixão, permitir-se relaxar ou então aquele clássico "apertar o botão do f***-se", promove sensação libertadora de pressões do dia a dia e o livra de carregar um peso que não é seu. Às vezes muitos problemas emocionais dizem mais sobre o que outras pessoas fazem por nós do que nós mesmos. Aprendemos a carregar o problema alheio, não que isso seja ruim, porém não pode atrapalhar nossa própria saúde emocional a ponto de adoecermos com aquele sentimento de estar sobrecarregado.
Cuidado espiritual:
Tenha fé. Não importa religião, crença. A fé em algo superior, a uma energia superior, a uma força além da nossa como humanidade faz com que alimentemos nossas doses de esperança diariamente. Ter fé alimenta o coração e isso pode ser o que faz você colocar a cabeça tranquila no travesseiro à noite para dormir. Você sempre terá uma reserva para o dia seguinte e todos os outros, para lutar por aquilo que o move: objetivos, metas, sonhos, desejos. Faça contato com a natureza.
Cuidado físico:
Sim, este é o que está na lista do que as pessoas procuram quando falamos em autocuidado, importantíssimo para a saúde física, como praticar esportes, atividades físicas, dormir bem, alimentar-se adequadamente, realizar higiene adequada (principalmente agora em meio a pandemia, quando se reforçou o ato de lavar as mãos com frequência e manter itens limpos).
Cuidado financeiro:
Aqui entra um embate quando falamos em se alimentar bem, já que muitas pessoas investem um montante de dinheiro em produtos para emagrecer ou suplementos e itens de alimentação que vão além da sua renda mensal, tornando-se algo insustentável a longo prazo.
Ter autocuidado financeiro também está relacionado à saúde física e emocional, envolve todos os outros setores de nossa vida e deve receber a devida atenção: faça sua avaliação financeira, entenda onde deve gastar ou investir, saiba quanto possui de gastos mensais, entenda o financeiro da sua família. Alimentação saudável não é mais cara do que a alimentação convencional, basta saber que alimentação saudável é aquela que cabe no nosso bolso.
Saber que alimentação saudável envolve todos os outros setores da vida de um indivíduo é o melhor caminho para saber orientar. Entenda quais setores da sua vida precisam de cuidado e, assim, passo a passo, você alcança os seus objetivos, sejam eles quais forem.

Cachoeira em Terni, Itália (Waterfall at Terni) - Jean Baptiste Camille Corot

 


Cachoeira em Terni, Itália (Waterfall at Terni) - Jean Baptiste Camille Corot
Terni - Itália
Metropolitan Museum of Arts, Nova York, Estados Unidos
Óleo sobre papel - 26x30 - 1826


Painters visited Rome and the surrounding countryside to record the natural beauty of the scenery and its antique monuments. The Cascata delle Marmore combines both, having been engineered in the third century B.C. to divert the river Velino into the Nera, a tributary of the Tiber. Corot visited the waterfall in summer 1826, attaining a mastery of plein-air technique that is characterized by the candor, naturalism, and seemingly intuitive structure of this sketch. Corot did not exhibit such informal works, but he tried to infuse the paintings he began to show at the Salon the following year with the same vigorous sensibility.


A Cachoeira de Terni, Itália (La Cascade de Terni) - Jean Baptiste Camille Corot



 

A Cachoeira de Terni, Itália (La Cascade de Terni) - Jean Baptiste Camille Corot
Terni - Itália
Coleção privada
OST - 42x55

Jean-Baptiste-Camille Corot first travelled to Italy in December 1825. Beginning his trip in Rome, the ancient city provided inspiration through the spring; he then relocated to Civita Castellana, then made his way to Papigno, where he worked from July through September. Often accompanied by other artists, Corot visited the area’s celebrated landmarks— notably the Cascata delle Marmore outside of Terni, created by the Romans in 271 BC and still the tallest manmade waterfall in the world. Corot recorded the dramatic, tiered falls from various vistas in drawings, oil sketches, and experimental plein air landscape paintings like La Cascade de Terni. These remarkable Italian views were the foundation of his oeuvre and inspired the Impressionists who followed him.
While some of Corot’s paintings of the Cascata delle Marmore echoed his contemporaries' choice in using a vertical picture space or a closer perspective, with the present work he works on a bold, panoramic scale to convey the falls’ power. The saturated color palette captures the strong summer sun as it is absorbed by the deep greens and shadowy tones of dense forest. Though viewed from afar, expressive brushwork recreates the powerful torrents particularly the fan of water that flares out as it reaches the Cascate's lowest section. The artist accurately records the Z-shape of the falls as they disappear behind cliffs, clouds of mist contrasting with the richly textured landscape. At the same time, Corot boldly employs an almost abstract, repoussoir effect in the foreground’s loosely painted hills, offering an epic vantage point for the viewer. The carefully arranged and detailed composition points to Corot’s early study in the studios of Achille-Etna Michallon and Jean-Victor Bertin, who took an academic approach to historical landscape painting while encouraging sketching outdoors to accurately record nature. Corot uses his exacting technique to convey the emotional immediacy of standing before the awe-inspiring falls. As the artist explained:
“Beauty in art is truth steeped in the impression made upon us by the sight of nature. I am struck on seeing some place or other. While seeking conscious imitation I do not for an instant lose the emotion that first gripped me. Reality forms part of art, feeling completes it.”

Veneza, Uma Vista da Praça São Marcos, Veneza, Itália (Venice: A View of the Piazza San Marco) - Antonietta Brandeis


Veneza, Uma Vista da Praça São Marcos, Veneza, Itália (Venice: A View of the Piazza San Marco) - Antonietta Brandeis
Veneza - Itália
Coleção privada
OST - 120x200

This magnificent view of a sunlit Piazza San Marco in Venice is one of Antonietta Brandeis’ largest and most accomplished works. It is a true celebration of her luminous and colorful palette as well as her keen eye for detail, visible in the crisp rendering of the iconic setting and the lively array of individual figures that animate the scene. Of grand dimensions, this unlined canvas has survived in beautiful condition and offers an unobscured and captivating view that transports audiences to a summer’s day in Venice in the early 1880s.
This is almost certainly the painting titled “La piazza di S. Marco” that Brandeis exhibited at the 1884 Esposizione Generale Italiana in Turin. According to Paolo Serafini, a high price was placed on that painting (5,000 Lire), described as being of large dimensions painted with great diligence (grande formato e di forte impegno). The size of this work and its important frame, typical of the period, suggests that this painting was always intended for public exhibition.
Antonietta Brandeis was a Czech artist, who traveled to Venice from Prague with her widowed mother in 1860. In 1867, she enrolled in l'Accademia di Belle Arti, where she was a successful pupil and graduated at the top of her class as one of only two female students. While Brandeis devoted much of her oeuvre to smaller scale Venetian vedute , which were the perfect memento for tourists visiting Venice as part of the Grand Tour, it is in the examples such as the present that her trailblazing achievements are on full display.

 

Moura Lacerda / Instituição Universitária Moura Lacerda, Campos Elíseos, Ribeirão Preto, Brasil





Moura Lacerda / Instituição Universitária Moura Lacerda, Campos Elíseos, Ribeirão Preto, Brasil
Ribeirão Preto - SP
Fotografia

Nota do blog: Data e autoria não obtidas.